Tenebrismus

Caravaggio: Der heilige Matthäus und der Engel, 1602, Öl auf Leinwand, 292 × 186 cm, San Luigi dei Francesi, Rom

Tenebrismus ist ein Begriff aus der Malerei, der sich von italienisch oder spanisch tenebroso, „finster, dunkel“ ableitet. Gemeint ist eine kräftige, besonders kontrastierende Form der Helldunkelmalerei (Chiaroscuro), bei der sich Figuren und/oder Gegenstände vor einem sehr dunklen oder schwarzen Hintergrund hell(er) abheben. Tragende Farben sind dabei Schwarz- sowie in den Schattenpartien Braun-, Grau- und Olivtöne, die die natürlichen Farben aufheben, während im Lichterteil, den hellen Partien des Gemäldes, die natürlichen Farben mit einbezogen werden. Nicht selten werden auch besondere Lichteffekte, z. B. die Flamme eine Kerze, dargestellt.

Der Tenebrismus wurde nicht nur für düstere, schreckliche oder unheimliche Themen verwendet, sondern gibt insbesondere religiösen Darstellungen oft etwas Geheimnisvolles, Intimes und Mystisches. Auch eine immanente Symbolik von Licht (im Sinne von gut, heilig) und Finsternis (im Sinne von sündig, böse) ist vor allem bei christlichen Darstellungen möglich und oft wahrscheinlich.

In der Literatur wird der Begriff manchmal sehr eng definiert und zum Beispiel auf Stilrichtungen der spanischen und italienischen Malerei des Barock oder gar nur des 17. Jahrhunderts angewandt,[1] was jedoch zu kurz greift. Starke Gemeinsamkeiten und begriffliche Überschneidungen bestehen zum sogenannten Nachtstück.

Geschichte

Ursprünge im 15. und 16. Jahrhundert

Nachtszenen vor dunklem Hintergrund waren bereits im 15. Jahrhundert in der altniederländischen und italienischen Malerei bekannt, besonders bei Darstellungen der nächtlichen Geburt Jesu, seiner Gefangennahme oder der Kreuzigung Jesu.[2]

Mit der Einführung der Ölmalerei im 15. Jahrhundert wurden auch bei Porträts und anderen Darstellungen Figuren aus einem dunklen Hintergrund herausgearbeitet, wobei die Körper malerisch kunstvoll wie mit Licht und Schatten modelliert wurden. Eine Vorreiterrolle hatten dabei besonders Leonardo da Vinci[3] und der venezianische Maler Giorgione,[4] die als besondere, neue Art des Chiaroscuro ein weiches Sfumato verwendeten, dabei „verschmelzen Gestalten mit der sie umgebenden Dunkelheit und treten aus ihr hervor“.[5]

Es ist bekannt, dass das Kolorit der Hauptmeister der venezianischen Malerei sich etwa im letzten Drittel des 16. Jahrhunderts insgesamt verdunkelte.[6] Ausgesprochen dunkle Gemälde schufen je nach Thematik namentlich Tizian – in vielen Porträts und in verschiedenen Werken seiner Spätphase –,[7] Jacopo Tintoretto,[8] Veronese (im Spätwerk),[9] aber auch El Greco in Spanien oder Federico Barocci[10] aus Urbino, allerdings ohne dass dies in der Literatur unbedingt als „tenebristisch“ definiert würde.

17. Jahrhundert: Naturalistischer Tenebrismus im Barock

Heutzutage wird oft Michelangelo da Caravaggio als Erfinder oder Begründer des Tenebrismus angesehen,[1] was wie gesagt maltechnisch gesehen falsch ist. Bezeichnenderweise verglich bereits Federico Zuccari den tenebristischen Stil von Caravaggios erstem öffentlichem Werk, dem dreiteiligen Matthäus-Zyklus (1600–1602) in der Contarelli-Kapelle von San Luigi dei Francesi (siehe Abb. oben), mit Giorgione.[11] Caravaggio verwendete erst in einer zweiten Stilphase ab etwa 1600 völlig finstere Hintergründe. Er setzte dabei nicht mehr weiches Sfumato ein, sondern hartes, gerichtetes Licht, um die Figuren klar und scharf und mit dramatischen Effekt aus der Umgebung herauszuheben, und somit innere und äußere Spannungen gesteigert zum Ausdruck zu bringen. Caravaggios Tenebrismus bezieht seine besondere Wirkung aus einem krassen, geradezu erbarmungslosen Naturalismus, bei dem es nicht um die Darstellung von Schönheit ging, sondern einzig um eine möglichst naturgetreue, ungeschminkte Darstellung einer traurigen, tragischen und oft brutalen Realität, mit Menschen, denen man ihre Armut, ihr Alter oder ihre schmutzigen Füße (!)[12] ansieht und Ähnlichem. Dabei werden auch Heilige wie Figuren aus dem Volk dargestellt und gewissermaßen „profaniert“. Die Figuren sind außerdem in relativer Nahsicht dargestellt, abgesehen von großen Altarbildern meist als Halbfigur. Auffällig ist im Vergleich zu den meisten dunklen Bildern älterer Maler (Ausnahme sind vor allem Porträts), dass nicht mehr unbedingt ein klarer inhaltlich-thematischer Grund für eine düstere Darstellung vorliegen muss (etwa Nacht, finsterer Kerker, Hölle o. ä.), wodurch die Finsternis zu einem allgemeinen Stilmittel wird.

Dieser Tenebroso-Stil verbreitete sich von Rom aus in den ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts und wurde zu einer als Caravaggismus bezeichneten Stilrichtung oder regelrechten Mode in der europäischen Malerei des Frühbarock.

Ein besonders einflussreicher und eigenständiger Vertreter eines naturalistischen Tenebrismus war der in Neapel lebende und auf die dortige Malerei einwirkende spanische Maler Jusepe de Ribera (1591–1652), der unter anderem für eine Reihe realistischer, und somit „brutaler“ Darstellungen von Martyrien bekannt ist. Diese ziemlich enge Sicht seines Werks – und in Folge auch der spanischen Malerei –, sowie die Nichtbeachtung von Caravaggio und des gesamten Caravaggismus, führten im 19. Jahrhundert zu der (falschen) Vorstellung, dass „tenebrismo“ ein typisch spanisches Phänomen sei und mit dramatisch und geradezu sadistisch gemalten grausamen Themen von Gewalt und Marter einherginge, die im völligen Gegensatz zu einem durch die Antike, Raffael und Reni definierten klassischen und harmonischen Ebenmaß der italienischen Kunst stünde.[13]
Die spanische Richtung des Tenebrismus von Malern wie Francisco Ribalta (1565–1628), Zurbarán (1598–1664) oder dem jungen Velázquez (1599–1660) ist jedoch eine relativ eigenständige Entwicklung, trotz eines gewissen Einflusses durch Caravaggio und den selber caravaggesk beeinflussten Ribera. In Spanien nahm der Tenebrismus besonders mystische, teilweise asketisch wirkende Züge an; bei der Darstellung von Visionen diente die Dunkelheit oft als Folie für überirdische Lichterscheinungen, was es zwar zuvor auch gab, aber nicht bei Caravaggio, dessen Lichtquellen immer real und irdisch wirken.

Außerhalb Italiens hatte der frühbarocke Tenebrismus in der Caravaggio-Nachfolge besonderen Erfolg bei französischen Malern, wie Simon Vouet und Valentin de Boulogne, und in den Niederlanden, wohin er ursprünglich durch Künstler importiert wurde, die selber vorort in Rom studiert hatten. Darunter befanden sich Hendrick Terbrugghen (1588–1629), Gerard van Honthorst (1592–1656) und Dirck van Baburen (1595–1624), die die Strömung der Utrechter Caravaggisten begründeten und in ihren tenebristischen Genreszenen voller virtuoser Lichteffekte und mit lachenden und trinkenden Menschen einen ganz anderen, humorvollen Ton anschlagen, aber oft mit moralisierendem Hintergedanken.

Ähnliche nächtliche Lichteffekte wie die Holländer, bevorzugt mit einer einzelnen Kerze und mit besonders inniger, mystischer Wirkung, erreichte der heute wohl bekannteste französische Tenebrist Georges de La Tour aus Lothringen, der in seiner Reifezeit zu einer formalen Vereinfachung tendierte.[14] Zu den Tenebristen-Malern aus Flandern gehörte Adam de Coster, der Wegen seiner Vorliebe für tenebristische Szenen den Beinamen Pictor Noctium („Maler der Nächte“)[15] und Jacques de l’Ange, der hauptsächlich in Italien tätig war.[16] Wie andere Anhänger Caravaggios nutzten de Coster under de l’Ange Licht, meist aus einer einzigen Quelle, um dramatische Effekte zu erzielen.[17]

Eine tenebristische Modewelle gelangte um 1655–60, also relativ spät, wahrscheinlich durch die beiden Ribera-Nachfolger Luca Giordano (1634–1705) und vor allem durch den „Fürst der Finsteren“[18] Giovanni Battista Langetti (1635 (?)–1676) auch nach Venedig; zu den venezianischen „tenebrosi“ des Hochbarock gehörten zeitweise außerdem Antonio Zanchi (1631–1722) und der Bayer Johann Carl Loth (1632–1698).[19] Es versteht sich fast von selbst, dass diese Künstler auch Anregungen aus der venezianischen Tradition aufnahmen, insbesondere von Tintoretto.[20]

17. und 18. Jahrhundert: Andere Strömungen

Verschiedene Maler im 17. und 18. Jahrhundert pflegten eine dunkle, tenebristische Malerei, die sie keineswegs mit dem für die Caravaggisten typischen Naturalismus kombinierten, sondern mit klassischen oder klassizistischen Schönheitsidealen, lieblicheren Figuren (nicht selten nach dem Vorbild von Correggio oder Raffael), oder auch mit neovenezianischen Einflüssen (nach Tizian u. a.) in der Malweise oder mit einem weichen Sfumato.

In Italien blieb unter anderem die zunächst stark caravaggistisch beeinflusste neapolitanische Malerei lange tenebristisch, verband dies aber spätestens ab etwa 1630 mit eleganten Figuren und eher lyrischen Stimmungen unter anderem in der Malerei von Massimo Stanzione (um 1590–1656), Andrea Vaccaro (1600–1670) und später bei Mattia Preti (1613–1699) und dem jungen Luca Giordano (1634–1705).

Beispiele für einen lieblicheren Tenebrismus findet man auch in der Mailänder Malerei bei Giulio Cesare Procaccini (1574–1625), Giovanni Battista Crespi (gen. Cerano; 1573–1632) und Carlo Francesco Nuvolone (1608–1661); in der Genueser Schule bei Bartolomeo Guidobono (1654–1709); in der Bologneser Schule bei Giuseppe Maria Crespi (1665–1747).

Ähnliches gilt in Spanien für Murillo (1618–1682) und auch in den Niederlanden für den sehr eigenständigen Rembrandt (1606–1669). Diese beiden Maler sind bei ganz verschiedenen Ausdrucksmittel und stilistisch großen Unterschieden für einen Hang zu einer besonders innigen Mystik bekannt.

Noch im 18. Jahrhundert pflegten die Venezianer Giambattista Piazzetta (1682–1754) – bekannt als „Venedigs größter Tenebrist“ – und Giulia Lama (1681–1747),[21] sowie in Österreich der Kremser Schmidt (1718–1801), eine Tenebroso-Malerei, die nicht direkt mit einem caravaggesken Einfluss in Verbindung gebracht werden kann. Unverkennbares Vorbild des vor allem in dunklen Brauntönen arbeitenden Kremser Schmidt war neben den Venezianern vielmehr Rembrandt.[22]

Siehe auch

Literatur

  • Giandomenico Romanelli (Hrsg.): Venedig – Kunst und Architektur (2 Bände), Könemann, Köln, 1997, darin:
    • David Rosand: Die venezianische Malerei im 16. Jahrhundert, in: Bd. 1, S. 394–457
    • Stefania Mason: Die venezianische Malerei vom späten 16. bis 17. Jahrhundert, in: Bd. 2: S. 524–575
    • William Barcham: Das venezianische Rokoko – Tiepolo und das 18. Jahrhundert, in: Bd. 2, S. 640–691
  • José M. Parramón: Wie male ich Licht und Schatten. Edition Michael Fischer, München 2001 (4. Auflage). S. 13 ISBN 3-924433-18-6.
  • Nachtstück, Artikel in: Lexikon der Kunst, Bd. 8, Karl Müller Verlag, Erlangen, 1994, S. 287 f
  • Tenebrismo, Artikel in: Lexikon der Kunst, Bd. 11, Karl Müller Verlag, Erlangen, 1994, S. 284
  • Nora und Stefan Koldehoff: Wem hat van Gogh sein Ohr geschenkt? Alles, was Sie über Kunst nicht wissen. Eichborn-Verlag 2009. S. 114. ISBN 978-3-8218-5804-3.

Einzelnachweise

  1. a b Tenebrismo, Artikel in: Lexikon der Kunst, Bd. 11, Karl Müller Verlag, Erlangen, 1994, S. 284
  2. Nachtstück, Artikel in: Lexikon der Kunst, Bd. 8, Karl Müller Verlag, Erlangen, 1994, S. 287 f
  3. Beispiele für Leonardo: Portrait eines Musikers (1485, Pinacoteca Ambrosiana, Mailand); Dame mit dem Hermelin (um 1490, Nationalmuseum, Krakau); La Belle Ferronière (ca. 1490) und Johannes der Täufer (ca. 1514-16, Louvre, Paris)
  4. Einige Beispiele von Giorgione: Laura (1506), Junge mit Pfeil und Krieger (um 1505, alle Kunsthistorisches Museum, Wien); Hirtenknabe mit Flöte (Hampton Court, Royal Collection); Die Alte (1506–1508, Accademia, Venedig); Selbstbildnis (Herzog-Anton-Ulrich-Museum, Braunschweig).
  5. David Rosand: Die venezianische Malerei im 16. Jahrhundert, in: Giandomenico Romanelli (Hrsg.): Venedig – Kunst und Architektur (2 Bände), Könemann, Köln, 1997, Bd. 1, S. 394–457, hier: S. 396.
  6. Stefania Mason: Die venezianische Malerei vom späten 16. bis 17. Jahrhundert, in: Giandomenico Romanelli (Hrsg.): Venedig – Kunst und Architektur (2 Bände), Könemann, Köln, 1997, Bd. 2: S. 524–575, hier: S. 561 und 564.
  7. Als besonders eindrucksvoll seien nur die beiden Versionen des Martyriums des hl. Laurentius genannt (1559, Chiesa dei Gesuati (Santa Maria del Rosario), Venedig; und 1567 für die Kirche des Klosters El Escorial).
  8. Beispiele Tintoretto: neben zahlreichen dunklen Porträts: 2 Bilder mit den 4 Evangelisten (1557, Santa Maria Zobenigo, Venedig); Der hl. Rochus heilt die Pestkranken (1559) und Der hl. Rochus im Kerker mit dem Engel (1567; beide in San Rocco, Venedig); Christus in der Vorhölle (1568; San Cassan, Venedig); Letztes Abendmahl (um 1570; Santo Stefano, Venedig); Herkules wirft einen Faun aus Omphales Bett (1585, Szépművészeti Múzeum, Budapest); Letztes Abendmahl und Grablegung Christi (beide 1592-94, San Giorgio Maggiore, Venedig).
  9. Besonders auffällig ist diese Entwicklung bei Veronese, der im Allgemeinen für seine lichterfüllte Malerei und seine leuchtenden Farben bekannt ist. Beispiele Veronese: Einige Porträts, besonders La belle Nani (ca. 1560-70 (?), Louvre, Paris); Heilige Familie (vor 1575 (?), Rijksmuseum, Amsterdam); Mars, Venus und Cupido mit einem Hund (um 1580, Schottische Nationalgalerie, Edinburgh); Beweinung Christi (1576–1582, Eremitage, Sankt Petersburg); Christus im Garten Gethsemane (1583-84, Pinacoteca di Brera, Mailand)
  10. Barocci malte allerdings keine völlig undurchdringliche Finsternis im Hintergrund. Beispiele: Die Darbringung der Maria im Tempel (1579) und die Visitation (beide: Chiesa Nuova, Rom); Der hl. Hieronymus (Galleria Borghese, Rom); Die Circumcision (1590, Louvre, Paris).
  11. „Pur venendovi a vederla Federico Zucchero (...) disse: (...) Io non ci vedo altro che il pensiero di Giorgione nella tavola del Santo, quando Cristo il chiamo all’Apostolato; ...“ („Als Federico Zucchari kam, um es sich anzusehen (...) sagte er: (...) Ich sehe nichts anderes als den Geist Giorgiones in dem Bild mit dem Heiligen, als Christus ihn zum Apostel berief;...“ – gemeint ist Caravaggios Berufung des hl. Matthäus). Siehe: Giovanni Baglione: Vita di Michelagnolo da Caravaggio pittore, in: Le vite de’pittori, et scvltori et architetti : dal pontificato di Gregorio XIII del 1572 in fino a’tempi di Papa Urbano Ottavo nel 1642, Andrea Fei, Rom, 1642, S. 136–139, hier: S. 137 (Online im Internetarchiv; italienisch; Abruf am 23. Februar 2022)
  12. Schmutzige Füße haben z. B. die beiden Pilger in Caravaggios Pilger-Madonna oder Madonna di Loreto (Sant’Agostino, Rom), was auch von Zeitgenossen beanstandet wurde. Giorgio Bonsanti: Caravaggio, Scala, Antella (Florenz), 1984, S. 50–51
  13. Alfonso E. Pérez Sanchez, Giorgia Mancini: Jusepe de Ribera (Reihe: I Classici dell’Arte; italienisch), Rizzoli/Skira, Mailand, 2004, S. 7–11, besonders S. 9
  14. Maddalena Spagnolo, Jacques Thuiller: Georges de La Tour (italienisch), Rizzoli/Skira, Mailand, 2004, S. 150 und 160.
  15. Adam de Coster, A young woman holding a distaff before a lit candle, Sotheby’s 25. Januar 2017 New York Los 23
  16. Monogrammist JAD, Website der RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis
  17. Catherine Sawinski, From the Collection–Jacques de l’Ange’s ‘Gluttony‘ 20 Februar 2012, Milwaukee Art Museum
  18. So wurde er von Luigi Lanzi genannt. Stefania Mason: Die venezianische Malerei vom späten 16. bis 17. Jahrhundert, in: Giandomenico Romanelli (Hrsg.): Venedig – Kunst und Architektur (2 Bände), Könemann, Köln, 1997, Bd. 2: S. 524–575; hier: S. 570
  19. Stefania Mason: Die venezianische Malerei vom späten 16. bis 17. Jahrhundert, in: Giandomenico Romanelli (Hrsg.): Venedig – Kunst und Architektur (2 Bände), Könemann, Köln, 1997, Bd. 2: S. 524–575, hier: S. 561, 564, 567–574.
  20. Stefania Mason: Die venezianische Malerei vom späten 16. bis 17. Jahrhundert, in: Giandomenico Romanelli (Hrsg.): Venedig – Kunst und Architektur (2 Bände), Könemann, Köln, 1997, Bd. 2: S. 524–575, hier: S. 561, 564, 567.
  21. William Barcham: Das venezianische Rokoko – Tiepolo und das 18. Jahrhundert, in: Bd. 2, S. 640–691, in: Giandomenico Romanelli (Hrsg.): Venedig – Kunst und Architektur (2 Bände), Könemann, Köln, 1997, Bd. 1, S. 394–457, hier: S. 396.
  22. Schmidt, Martin Johann (gen. Kremser Schmidt), Artikel in: Lexikon der Kunst, Bd. 10, Karl Müller Verlag, Erlangen, 1994, S. 316

Auf dieser Seite verwendete Medien

Lady with an Ermine - Leonardo da Vinci (adjusted levels).jpg
Adjusted levels from original upload so the chiaroscuro composition can be seen more crisply. This file is also more conveniently sized for inclusion on articles.
Francisco de Zurbarán - Christ and the Virgin in the House at Nazareth - 1960.117 - Cleveland Museum of Art.tif
Autor/Urheber:
Francisco de Zurbarán
, Lizenz: CC0
Stories of Christ’s childhood and adolescence became increasingly popular during the Counter-Reformation because they were easily understood by a broad public. Rather than taking a story from the Bible, Zurbarán appears to have invented this subject, in which Jesus pricks himself on a crown of thorns he is weaving, foretelling his later torment at the Crucifixion. Despite the grand scale and monumental figures, the work has remarkable intimacy and quietness, emphasizing such details as the Virgin’s tears.
Matthias̠ Stomer- Allegory of Lust (The lovers).jpg
Allegoryː Lust, attributed to Matthias Stomer, oil on canvas
Carlo Francesco Nuvolone - Madonna and Child - Walters 37463.jpg
The Madonna holds the Christ Child, who raises two fingers in a gesture of blessing. Their tender bond expressed through the sweetness and gracefulness of the figures reveals Nuvolone's study of the famous Madonnas painted by Raphael (1483-1520) (see Walters 37.484). The slightly elongated proportions add elegance to the figural style. By the use of sfumato (the almost imperceptible blending of light and shade), the figures emerge softly and luminously from the dark background. Although the artist was active in the 17th century, the lightness of his manner would have made him eminently attractive to 18th-century patrons.
El Greco – Boy Blowing an Ember – Google Art Project.jpg
El soplón di El Greco è un quadro (olio su tela, cm 60,5 x 50,5) che si trova a Napoli nel Museo di Capodimonte (inv. Q 192), facente parte della Collezione Farnese.
San Félix Cantalicio con la Virgen y el Niño (Bartolomé Esteban Murillo).jpg
Autor/Urheber: Jl FilpoC, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Museo de Bellas Artes de Sevilla. Óleo sobre lienzo (1668-1669) pintura destinada a la nave de la Epístola del Convento de Capuchinos (Sevilla). San Félix Cantalicio agradece a la Virgen la entrega del Niño.
Rembrandt-Belsazar.jpg
According to Daniel 5:1-31, King Belshazzar of Babylon takes sacred golden and silver vessels from the Jewish Temple in Jerusalem by his predecessor Nebuchadnezzar. Using these holy items, the King and his court praise 'the gods of gold and silver, bronze, iron, wood, and stone'. Immediately, the disembodied fingers of a human hand appear and write on the wall of the royal palace the words "MENE", "MENE", "TEKEL", "UPHARSIN"
Vieja Usurera Alta Resolucion.jpg
Num. de catálogo

P025060 Autor Ribera, José de Título Vieja usurera Cronología 1638 Técnica Óleo Soporte Lienzo Medidas 76 cm x 62 cm Escuela Española Tema Retrato Expuesto Si Procedencia

Legado Xavier Laffitte y Charlesteguy, 1930